el arte barroco - wordpress.com

29
El arte BARROCO 1.- INTRODUCCIÓN La palabra barroco sirve para designar indistintamente una época y las manifestaciones artísticas que se desarrollaron desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII aproximadamente; de tal forma que se podrían considerar como barrocas todas las manifestaciones de ese periodo (arte, literatura, música, teatro, cultura, etc.). El término fue creado a finales del siglo XVIII para denominar al arte que sigue al Renacimiento y precede al Neoclasicismo, es decir, entre dos etapas clásicas, y que se consideraba como un arte decadente, deforme y corrompido, de ahí la denominación de barroco (de "barrueco”, perla deforme en portugués). Ha sido en el siglo XX cuando se le ha comenzado a valorar y a ser reivindicado como un movimiento coherente y lúcido. Así pues, podemos definir el Arte Barroco como un conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollan en Europa y América Latina desde principios del siglo XVII hasta mediados del XVIII, que exalta lo subjetivo, el movimiento y el sentimiento. Se inició en Italia y presenta una gran variedad, que responde a diferentes circunstancias políticas, sociales e ideológicas. Así en Italia se aprecia una gran pervivencia de lo clásico; en Francia será aristocrático y clasicista; recargado y religioso en España; laico y burgués en los Países Bajos1.1.- Contexto histórico El Barroco es la expresión de un siglo, el XVlI, que se caracteriza por los cambios y la profunda crisis que afecta a algunos de los países europeos, como son: La consolidación de la división religiosa en Europa en: o Países protestantes, en algunos de los cuales se avanza hacia el parlamentarismo. o Países católicos, en los que triunfa la Contrarreforma; la Iglesia establece después del Concilio de Trento una férrea disciplina moral dentro de los católicos. Su "verdad" sustituye a la belleza ideal renacentista, y exige un arte fácil de interpretar pero, a la vez, deslumbrante, que exprese el poder de la iglesia. En estos países la iglesia (el papado, las órdenes religiosas, sobre todo los jesuitas) será el gran cliente de las obras de arte. La consolidación de las monarquías absolutas, que necesitan una Corte nueva, grandes palacios y jardines; y que expresan su poder a través de un arte grandioso. Al mismo tiempo el arte es el reflejo de la crisis general del siglo XVII (demográfica, económica,....); y ello se manifiesta dos formas:

Upload: others

Post on 25-Jul-2022

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: El arte BARROCO - WordPress.com

El arte BARROCO 1.- INTRODUCCIÓN

La palabra barroco sirve para designar indistintamente una época y las manifestaciones

artísticas que se desarrollaron desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo

XVIII aproximadamente; de tal forma que se podrían considerar como barrocas todas

las manifestaciones de ese periodo (arte, literatura, música, teatro, cultura, etc.). El

término fue creado a finales del siglo XVIII para denominar al arte que sigue al

Renacimiento y precede al Neoclasicismo, es decir, entre dos etapas clásicas, y que se

consideraba como un arte decadente, deforme y corrompido, de ahí la denominación de

barroco (de "barrueco”, perla deforme en portugués). Ha sido en el siglo XX cuando se

le ha comenzado a valorar y a ser reivindicado como un movimiento coherente y lúcido.

Así pues, podemos definir el Arte Barroco como un conjunto de manifestaciones

artísticas que se desarrollan en Europa y América Latina desde principios del siglo XVII

hasta mediados del XVIII, que exalta lo subjetivo, el movimiento y el sentimiento. Se

inició en Italia y presenta una gran variedad, que responde a diferentes circunstancias

políticas, sociales e ideológicas. Así en Italia se aprecia una gran pervivencia de lo

clásico; en Francia será aristocrático y clasicista; recargado y religioso en España; laico

y burgués en los Países Bajos…

1.1.- Contexto histórico

El Barroco es la expresión de un siglo, el XVlI, que se caracteriza por los cambios y la

profunda crisis que afecta a algunos de los países europeos, como son:

La consolidación de la división religiosa en Europa en:

o Países protestantes, en algunos de los cuales se avanza hacia el

parlamentarismo.

o Países católicos, en los que triunfa la Contrarreforma; la Iglesia establece

después del Concilio de Trento una férrea disciplina moral dentro de los

católicos. Su "verdad" sustituye a la belleza ideal renacentista, y exige un

arte fácil de interpretar pero, a la vez, deslumbrante, que exprese el

poder de la iglesia. En estos países la iglesia (el papado, las órdenes

religiosas, sobre todo los jesuitas) será el gran cliente de las obras de

arte.

La consolidación de las monarquías absolutas, que necesitan una Corte nueva,

grandes palacios y jardines; y que expresan su poder a través de un arte

grandioso.

Al mismo tiempo el arte es el reflejo de la crisis general del siglo XVII

(demográfica, económica,....); y ello se manifiesta dos formas:

Page 2: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

2

o Reflejando la sociedad de forma realista no exenta de crítica (Murillo,

Velázquez, la novela picaresca...)

o Evadiéndose hacia mundos imaginativos, de ensueño, o hacia una

religiosidad aparatosa, alejadas de la vida real (teatro barroco,

procesiones...)

1.2.- Características generales del arte barroco

Su carácter subjetivo, que trata de despertar emoción en el espectador, de

conmoverle, para lo que usa los siguientes recursos:

o La representación del momento de mayor dramatismo

o Los efectos escenográficos y teatrales: juega con la luz mediante la

incorporación de transparentes (en ellos se integran la luz sobrenatural, la

escultura y la arquitectura) o el tenebrismo e incorpora los trampantojos

para crear un espacio ilusionista. Esto suponía el abandono de la idea

renacentista del arte racional basado en la simetría, la proporción, el

equilibrio y la armonía

El dinamismo: es sinónimo de belleza. En arquitectura se consigue con el

empleo de la línea curva y la alteración de los elementos arquitectónicos; en

escultura y en pintura emplean las composiciones asimétricas, diagonales e

inestables y figuras que se giran.

Generalmente busca la grandiosidad: son obras de gran formato o edificios a

gran escala, con exuberancia decorativa que, en algunos casos, crea un arte

recargado (aunque no tanto como se tiende a decir). Por ejemplo, en España, la

pobreza de los materiales se enmascara con los excesos decorativos.

Tiene un carácter propagandístico, ensalzando los valores de sus clientes (la

iglesia en los países católicos y contrarreformistas; la burguesía, en los países

protestantes del Norte de Europa; la aristocracia y la monarquía en los países

absolutistas). Pero en todos los casos, los clientes demandaron que las obras de

arte mostrasen y ensalzasen sus ideas y su poder. El arte barroco pretendió que

el espectador no se quedase jamás impasible ante lo que contemplaba

El realismo exagerado: la escultura y la pintura captan la expresividad en los

rostros y las texturas y calidades de los objetos.

La integración de las artes: arquitectura, escultura y pintura vuelven a ir unidas

con el objetivo de crear ese espacio ilusionista y teatral, el arte del artificio Su

origen estuvo en Roma vinculado a la transmisión de los ideales espirituales y

temporales de la corte papal pero su difusión fue rápida por toda Europa, aunque

con variantes según el país del que hablemos.

2.- LA ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA

2.1.- Características generales

Para el arquitecto barroco la belleza ya no se encuentra, como en el Renacimiento, en la

forma reposada, en el ordenamiento armónico, calculado y tranquilo del edificio; lo que

Page 3: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

3

se busca ante todo es la idea de conjunto cuya belleza radica en el movimiento, por lo

que las formas parecen modificarse a cada instante. Esta nueva concepción barroca

determina las características de la arquitectura:

Búsqueda del movimiento que se puede lograr mediante los elementos

arquitectónicos empleados para conseguir verticalidad, especialmente las

columnas: elimina los órdenes superpuestos que son sustituidos por el orden

gigante, las estípites y el orden salomónico en los interiores. Las fachadas dejan

de ser frontales:

o Los entablamentos, las cornisas, los frontones,...se rompen

o Los arcos se hacen ovales mixtilíneos, elípticos....

o Los vanos pierden su forma geométrica y regular para lo cual las

molduras que los rodean se quiebran en los ángulos formando las

"orejetas" y los óculos adoptan formas ovaladas

o Es frecuente el uso de aletas y volutas que unen mediante líneas curvas

puntos del edificio situados a distinta altura.

Las plantas son dinámicas y buscan el dirigir la vista del espectador hacia

puntos concretos. Para ello deforman los planes centrales y buscan las

plantas alabeadas (formadas por líneas curvas cóncavas y convexas) y las

elípticas. Otras veces se sigue el modelo jesuítico creado por Vignola en el

Gesú.

Se crea desequilibrio: los frisos se hacen anchos y parecen someter el edificio a

intensas presiones debido a su gran peso. Las plantas parecen deformadas, como

si fueran plásticas y se adaptaran a fuerzas exteriores.

Se crea un espacio ilusionista que trata de engañar al espectador, en el que todo

es un juego, al igual que en el teatro (por eso se dice que es un espacio teatral).

Se logra de varias maneras:

o Con la decoración: cada vez es más complicada, aunque no tan

abundante como se ha dicho; la excesiva decoración sólo se empleó en el

Barroco tardío alemán y español (Churrigueresco). Trata de dar

sensación de lujo y de situar al espectador en un mundo en el que parece

que lo sobrenatural ha bajado a la tierra. Intentan hacer una síntesis de

distintas artes con un carácter escenográfico: los techos se pintan

buscando efectos de trampantojo, las esculturas vuelan por encima de las

cornisas,..... Abunda la decoración vegetal y naturalista en altorrelieve

que parece de bulto redondo adosada al muro; de los muros cuelgan

elementos vegetales y cortinajes simulados.

o La luz será la gran protagonista de los edificios. En el Renacimiento

entraba nítida y con gran intensidad, como la luz la razón, pero en el

Barroco se concentra en lugares concretos mientras que el resto queda en

la oscuridad; es una luz persuasiva que produce dramatismo mediante los

efectos de claroscuros muy acentuados. Se difunden los transparentes

Page 4: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

4

que consiste en perforar el muro pero ocultando la fuente de luz mediante

la decoración con lo cual se crea el efecto de una luz sobrenatural.

o Se destruye la pared como muro divisorio entre el interior y el exterior.

Las fachadas son independientes del interior y se adaptan al tejido

urbano.

Se busca el efecto de grandiosidad.

El edificio se integra dentro del entorno urbano, moviendo las fachadas y las

plantas para adaptarse a él y se crean grandes conjuntos. La ciudad se adorna

con fuentes, jardines, estatuas…

2.2.- Los tipos de iglesia en el barroco italiano

Plantas: hay una cierta variedad de plantas:

o Jesuítica (longitudinal): se adaptaba a las nuevas necesidades de acoger

un gran número de fieles. Son templos de una nave y con capillas entre

contrafuertes. Sobre el crucero se levanta una gran cúpula muy llamativa

por la decoración. En el interior el juego de luces es fundamental y la

mirada se dirige al altar (espacio-tensión).

o Plantas ovales, alabeadas, elípticas, circulares,.... (son las más

innovadoras)

Cúpulas: es la parte más destacada y simboliza el cielo. Se adaptan a la planta con

soluciones muy ingeniosas y se llenan de pinturas alegóricas que simulan falsos cielos y

perspectivas, y de esculturas qué se confunden con la pintura.

Los altares se acompañan de grandes retablos y baldaquinos con sus características

columnas salomónicas.

La fachada concentra la atención, con un pórtico y un frontón, generalmente. En un

primer momento son planas y siguen el modelo del Gesú pero, poco a poco, van

adoptando formas cóncavas y convexas, aumenta la decoración y los elementos que la

componen se quiebran.

2.3.- Principales arquitectos

CARLO MADERNO (1556-1629)

Es el primer arquitecto barroco y sus principales obras se encuentran en el Vaticano:

Termina la basílica de Miguel Ángel pero transforma el plan central de

Bramante y Miguel Ángel, en uno basilical, introduciendo el espacio-tensión que

había desaparecido en el Renacimiento. Se cree que él no era partidario de este

cambio pero que el modelo a seguir fue una imposición del Papa.

Page 5: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

5

Construye la fachada: repite

el sistema ideado por

Miguel Ángel empleando el

orden gigante que unifica

los dos pisos y sobre el que

descansa un pesado ático o

mezzianino (elemento

manierista que el barroco

lleva a sus últimas

consecuencias).

Este esquema creaba una

sensación de horizontalidad

pero, además ocultaba la

cúpula de Miguel Ángel, que éste concibió como elemento esencial de la basílica

(esto se agravaba más todavía con la introducción del plan basilical que alejaba

la cúpula de la portada). Elementos barrocos son los frontones rotos y apoyados

sobre ménsulas, el dinamismo del entablamento, las orejetas de los cercos de los

vanos...

GIANLORENZO BERNINI (1598-1680)

Es el arquitecto más representativo de la Roma barroca, siendo el artífice del

aspecto monumental que aún hoy conserva. Destacó no solo en su faceta de arquitecto,

sino también en la de escultor, pintor y poeta. Era hijo de un escultor. La mayor parte de

su vida artística transcurrió en Roma, una ciudad que él supo ensalzar y embellecer

como nadie. Era un católico convencido y afín a las ideas del papado y de la

Contrarreforma. En 1629 fue nombrado arquitecto de San Pedro Vaticano.

Sus alzados son poco complicados y mantiene los órdenes clásicos que superpone,

a la vez que hace fachadas geométricas y retícula (modelo renacentista) y sobre el

pórtico coloca un frontón inspirándose directamente en el Panteón de Roma. Sin

embargo, sus plantas son muy complejas y buscan los efectos ilusionistas. Emplea el

plan central oval, circular, de cruz griega, elíptico... A pesar de todo, sus fachadas se

distinguen de las clásicas en que los muros son curvos, generalmente cóncavos,

buscando efectos con juegos de líneas y de luces y sombras.

Baldaquino de San Pedro.

Es su primera obra. Se debía situar sobre la tumba de San Pedro, en el crucero de la

basílica, en el lugar donde Julio II desea colocar el sepulcro que encargó a Miguel

Ángel. Es un grandioso palio en bronce para cobijar el altar; se levanta sobre cuatro

columnas salomónicas, que a partir de esta obra se repetirán continuamente en el

Barroco. Busca un efecto teatral simulando que está realizado con materiales

perecederos, parecen tapices con borlas colgando como los que se empleaban en los

actos festivos. Las volutas que lo rematan crean sensación movimiento. El dinamismo

Page 6: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

6

de esta obra parecía iniciar un estilo muy movido y fogoso, pero después, sin embargo,

resultó mucho más contenido.

Plaza y columnata de San Pedro del Vaticano

En realidad hace dos plazas unidas:

1. Plaza trapezoidal (piazza recta) delante de la fachada en la que los lados

laterales, rectos, divergen hacia la fachada para intentar contrarrestar la excesiva

horizontalidad de la fachada. La altura de los laterales también disminuye a

medida que nos acercamos a la iglesia.

2. Plaza elíptica (piazza obliqua): simboliza dos brazos extendidos y abiertos que

abrazan a la cristiandad. Además, es de gran tamaño para poder acoger a las

masas que se concentraran ante el Papa. Además, la planta con forma de elipse

transversal acercaba más la Iglesia al espectador que entraba en la plaza. Por

otro lado, eran formas totalmente barrocas (líneas curvas) y multiplicaban los

puntos de vista. Los dos brazos están formados por una columnata cuádruple

que a pesar de parecer cerrada es abierta (juego, efecto teatral). En ella emplea el

orden dórico, muy austero, pero sobre la balaustrada coloca estatuas totalmente

barrocas. Proyectó un tercer brazo que debía cerrar la plaza, pero que no se llegó

a construir.

BORROMINI (1599-1667)

Era hijo de un cantero. A los veinte años va a Roma, donde permaneció el resto de

su vida. Junto a Bernini es el otro gran arquitecto italiano del siglo XVII. Se había

formado con Maderno y había trabajado con Bernini en el Baldaquino. Pronto surge el

odio entre los dos y Borromini se aparta del Papado, trabajando para órdenes religiosas.

Es introvertido y extravagante como refleja en sus obras. Para él el edificio es un

espacio que existe a priori y arquitecto tan sólo debe darlo forma. Trabaja sobre todo los

interiores y sobre ellos compone los exteriores. Al contrario que Bernini, rompe con

todas las normas e inventa espacios nuevos, concibiendo la arquitectura como si fuera

una escultura, ondulando los muros, las cornisas, los entablamentos. Es el creador de las

Page 7: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

7

plantas alabeadas en las que introduce la curva y contracurva, intentando simular el

movimiento de la naturaleza. El espacio adopta movimientos contrapuestos. Emplea con

frecuencia la columna adosada al muro interior para conducir la vista del espectador al

altar mayor. Es el arquitecto más dinámico de todo el Barroco. A veces se inventa

nuevas formas de capiteles y realiza bóvedas muy originales que parecen nervadas (San

Carlino) o con planta mixtilínea que forman gallones (San Ivo). No dispuso de los

recursos económicos de Bernini y por eso generalmente sus obras son más pequeñas y

de materiales pobres, pero su inventiva convierte a sus obras más pequeñas en obras

maestras.

San Carlo alle Quattro Fontane (San Carlino)

El edificio está en una encrucijada de calles y se adapta al

tejido urbano, achaflanando la esquina para colocar una fuente.

La planta es alabeada, con juegos de curva y contracurva que

producen un movimiento continuo marcado por las columnas

corintias en el interior. En el exterior el muro, la cornisa y el

entablamento también se ondulan. La cúpula es elíptica,

decorada con casetones geométricos (octógonos, hexágonos,

cruces) que van reduciendo su tamaño siguiendo las leyes de la

perspectiva. La cúpula se ilumina violentamente a través de la

linterna, con una luz que tiende a desmaterializarla. La

fachada es muy original, alabeada, sugiriendo así el

movimiento de la planta. Nos encontramos con una verdadera

fachada pantalla, ya que su disposición en tres calles no se

corresponde a la planta oval interna de la que sólo podemos ver la linterna. La luz juega

un importante papel expresivo. Borromini busca sus efectos por medio de una doble

articulación del muro: despegando del plano principal de la fachada algunos elementos

(columnas, templete, balaustrada) sobre los que incide intensamente la luz y

rehundiendo otras (muros cóncavos, hornacinas),

creando con ellos un fuerte claroscuro que contrasta con

las zonas anteriores y acentúa las sensaciones de

movimiento y tridimensionalidad, como si se tratara de

una escultura.

Maneja los elementos arquitectónicos con gran

libertad: orden gigante, el balcón parece una tienda de

campaña (efecto teatral barroco)... Mientras el cuerpo

inferior está formado por dos formas cóncavas y una

convexa en el centro, en el superior emplea tres

concavidades. Un elemento dinámico será la

decoración: los ángeles portan el escudo que rompe la

cornisa, el entablamento y la balaustrada; incluso el

remate es totalmente dinámico.

Page 8: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

8

Su relación con el entorno es sumamente novedosa pues, además de tener que

adaptarse a una forma irregular (chaflán que aprovecha para colocar una torre,

remarcando así su visión lateral), la estrechez de la calle hace aún más espectacular su

sensación de movimiento y ascensionalidad, convirtiéndose en un verdadero reclamo

para el paseante, cumpliendo de esta manera con uno de los principales intereses de la

época barroca, atraer a través de los sentidos al fiel, procurando realizar sobre él una

fuerte sugestión.

San Carlino fue construida para la orden de los Trinitarios Descalzos, austera y

pobre congregación monástica, cuya principal dedicación era la de obtener fondos para

liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes. La iglesia y el claustro fueron la

primera obra de Borromini en solitario, y la fachada la última de su carrera.

3.- EL PALACIO

La arquitectura barroca italiana no ejerció una gran influencia sobre el resto de

Europa, a pesar de su carácter dinámico. Así, las construcciones inglesas y francesas se

mantuvieron ligadas a los modelos clásicos difundidos por el Renacimiento (de hecho

este estilo se conoce como Clasicismo francés). La arquitectura del siglo XVII francés

es, sobre todo, palaciega y cortesana más que religiosa ya que los principales artistas

trabajaban para los reyes y éstos preferían obras civiles. Francia se convierte en el siglo

XVII en la potencia hegemónica de Europa, siendo el reinado de Luis XIV la época de

mayor esplendor (el rey Sol: 1643-1715). La monarquía utilizó el arte al servicio de la

propaganda política del estado absolutista. Se construyeron tres tipos de residencias o

viviendas para las elites enriquecidas y la nobleza: El chateau (castillo de la nobleza en

el medio rural), el hotel (palacio en la ciudad) y el palacio.

El palacio fue la construcción más importante ya que mayoritariamente era la

residencia real, a través de la cual se transmitía la grandeza y el poder centralista de la

monarquía; de ahí sus enormes dimensiones y el lujo con que se construyeron. Se

deseaba un arte fastuoso que expresara el esplendor del rey, pero que a la vez sea claro,

lógico y sin excesos decorativos, es decir, con sentido de mesura y equilibrio. Esto

permite diferenciar al Barroco francés de los demás barrocos europeos: opone los

exteriores a los interiores. El exterior mantiene una relativa pureza clásica mientras que

el interior abruma con su refinamiento y suntuosidad (Por ejemplo, la Galería de los

Espejos de Versalles).

3.1.- El Palacio de Versalles

Fue el más espectacular. Este palacio es una escenografía barroca que se convierte en el

símbolo del poder del Rey Sol que establece allí su corte. Luis XIV deseaba alejarse de

los tumultos de París y además el Palacio del Louvre era incómodo y pequeño; por eso

Versalles, a 21 kilómetros de París, era el lugar ideal para construir un único y enorme

edificio en el que albergar todas las funciones de gobierno y su corte (y donde pudiese

vigilarlos a todos), en total unas 20.000 personas debían residir allí. Es el monumento

más espectacular de la monarquía absoluta que se puede ver en Europa.

Page 9: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

9

La arquitectura se complementó con unos impresionantes jardines encargados a Le

Notre. Arquitectura y paisaje se convertirán en un todo unitario: la arquitectura se abre

al paisaje, y el jardín se ordena como espacio controlado por el ser humano.

a) Evolución del proyecto y arquitectos: Inicialmente fue un pabellón de caza

mandado construir por Luis XIII, con forma de "U" que Luis XIV, en un primer

momento, decide transformar en palacete de recreo. Para ello, encarga la obra a Le Vau

que realiza pequeños cambios para hacerlo más cómodo. En 1677 decide ampliarlo para

albergar la corte y llama a Hardouin-Mansart que le da su forma definitiva,

trasladándose la corte allí en 1682. Respetó el palacete en forma de "U", organizado en

torno a un patio de honor cerrado en tres de sus lados, pero transformó la terraza que

daba a los jardines construyendo en ella la Galería de los Espejos, el salón más

representativo. Además añadió dos alas perpendiculares al palacio inicial formando

ángulo recto: la de la izquierda destinada a los príncipes y la de la derecha a despachos

ministeriales El urbanismo también se somete a la idea de centralismo: tres grandes

avenidas en forma de tridente confluyen en la fachada principal, son los caminos que

llegan de toda Francia dominada y sometida al poder omnipresente del rey.

b) Alzado exterior: Domina la horizontalidad en todo el conjunto. Se divide en

tres cuerpos:

Basamento inferior: con almohadillado y se correspondería con la zona de

servicios.

Planta principal: Se encuentran los salones más importantes. Se ordena

mediante pilastras y columnas adosadas de orden gigante que proporcionan

una monotonía al exterior que se rompe mediante la disposición de cuerpos

con volúmenes entrantes y salientes que rompen el entablamento, siendo

esto el único elemento barroco.

Remate o ático: en él se situaban los aposentos. Se caracteriza por ser el de

menor altura y con ventanas más pequeñas, reforzando aún más la

horizontalidad. Todo el exterior es sobrio, con volúmenes definidos y con

una búsqueda de armonía en los elementos arquitectónicos. Frente a ello

contrasta la decoración rococó del interior.

Page 10: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

10

c) El Salón de los Espejos: Es

el lugar representativo del carácter

cortesano de Versalles. Tiene 17

grandes ventanales que se abren a

los jardines y en la pared paralela

otros tantos espejos que refuerzan

la iluminación y simulan duplicar

el espacio. Completa su decoración

con estatuas mitológicas y se cubre

con una bóveda de cañón con

frescos alusivos a las grandes

hazañas de Luis XIV. Todo un programa propagandístico al servicio del poder.

d) Los jardines de Le Notre: El urbanismo de jardines tiene en el Barroco su mejor

representante en Le Notre, que llevó a cabo en Versalles sus máximas posibilidades

creativas. Introdujo un sistema de ejes visuales con una ordenación sencilla. Crea un

único eje longitudinal que parece perderse en el infinito y a él se subordina el palacio.

Geometriza la naturaleza (setos, macizos ornamentales…) pero sobre todo busca el

efecto escenográfico, conseguido con los dos estanques situados a los pies de la Galería

de los Espejos, en los que

se refleja todo el palacio y

desde el que parte una gran

avenida que enlaza dos

monumentales fuentes que

simbolizaban a Luis XIV

como Apolo. El conjunto

también disponía de

estanque para que el rey

navegara por él en góndola,

una gruta (en ella había

incluso un órgano que

imitaba el ruido del agua),

un invernadero y un zoo.

Podemos concluir que

arquitectura, decoración, jardinería y obras de arte forman el marco para el ceremonial,

las recepciones, las fiestas y los desfiles, junto con el teatro, la música y los fuegos

artificiales. Detrás de todo ello, estaba la idea política que se difunde por toda Europa

con el estilo de Versalles: la arquitectura al servicio del poder absolutista.

Su influencia será decisiva en todas las construcciones palaciegas del siglo XVIII

en Europa y, especialmente, en España (Palacio Real de Madrid, la Granja, Palacio de

Aranjuez…).

Page 11: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

11

4.- LA ESCULTURA BARROCA ITALIANA

4.1.- Características generales

Es la escultura del movimiento, frente al equilibrio del Renacimiento que se

consigue mediante composiciones en aspa, paños flotantes y ademanes

gesticulantes.

Es monumental: con frecuencia va destinada a espacios urbanos como plazas,

fuentes.... o funerarios.

Emplea materiales muy diversos, especialmente el mármol y en menor medida

el bronce, pero siempre con un perfecto dominio técnico. A veces incluso se

emplean mármoles de diferentes colores.

La temática es muy variada:

o Religiosa: para exaltar el poder de la Iglesia y el triunfo de la

Contrarreforma.

o Mitológica: a veces se emplea para exaltar el poder del Estado.

o Funeraria: se interpreta la muerte con un carácter dramático y pasional.

Es una escultura muy realista y expresiva.

Gran preocupación por plasmar las calidades de los objetos: telas madera,

carne...

BERNINI

Es el mejor representante del Barroco dinámico y patético, con una importancia e

influencia similar a la de Miguel Ángel. Mientras en arquitectura hizo un barroco muy

moderado y contenido, sin embargo, en escultura es un barroco apasionado, dinámico y

extrovertido. Es el creador de prototipos tanto religiosos como profanos.

a) Primera etapa: Domina los recursos técnicos y ya consigue que el mármol

parezca aquello que representa, es decir, capta las calidades (tela, carne, plantas,..)

Representa el movimiento en acto, en plena acción y cargado de violencia, a la vez que

su escultura se llena de expresividad. Sin embargo todo ello está mitigado por la

influencia manierista. A lo largo de su vida trabajó sobre todo mármol y bronce,

siguiendo la tradición italiana de gusto por el lujo y la fastuosidad. Asimismo, tuvo un

gran taller en el que trabajaban sus discípulos según los bocetos del maestro, lo cual

explica su abundante obra, al igual que ocurrió con Rubens en pintura.

Rapto de Proserpina: El grupo escultórico representa a Plutón raptando a

Proserpina. Trata de mostrar los caracteres contrapuestos: Plutón, hercúleo, de

canon miguelangelesco y dotado de un gran movimiento tanto en las barbas

como en la cabeza (representa el mundo de las pasiones) y Proserpina que

representa la resistencia de la virtud y que simboliza el patetismo y el dolor.

Emplea la composición abierta, la helicoide, el giro. Destaca el análisis de las

calidades, la tersura de la piel con un modelado suave en la cual parecen

hundirse los dedos de Plutón.

Page 12: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

12

David: Se aleja de los modelos serenos del Renacimiento, al representar a un

hombre adulto con un movimiento en acto, el momento justo de lanzar la piedra.

La figura gira buscando la estereometría y está cargado de realismo a la vez que

el rostro huye de la belleza formal. La composición abierta y los músculos en

tensión potencian el movimiento y la fuerza expresiva.

La figura, con sus pies ampliamente separados y

apoyados en el suelo, deja caer el peso del cuerpo en

su extremidad derecha. De esta forma su figura

conforma una gran diagonal que crea una

composición en aspa a través de la posición de sus

piernas y brazos y la torsión del torso. Los músculos

de su cuerpo presentan una gran tensión debido a la

honda, y su rostro, caracterizado por el ceño

fruncido, los ojos fijos en su enemigo y la boca

estrechamente cerrada, demuestra un gesto de

profunda concentración.

Ataviado únicamente con una bolsa con piedras y un

paño, este ofrece dinamismo a la composición a

partir de un juego de pliegues y claroscuros. Su

desnudez responde a la narración bíblica y en la base

de la escultura se observa la armadura que el rey Saúl le prestó. Sobre la base

también se representa la lira, un atributo que identifica a David como rey poeta.

Ornada con un águila en la parte superior, pretende evocar uno de los emblemas

heráldicos de la familia Borghese, ya que la obra fue comisionada por el

cardenal Scipione Borghese para formar parte de la decoración de una de las

salas de su villa en Roma.

Se trata de la representación de una alegoría de la virtud heroica que ofrece una

reflexión cristiana, para demostrar que la fuerza no le proviene de las armas,

sino de la fe en dios, por la cual el débil puede vencer al fuerte.

Apolo y Dafne: Representa un tema de las Metamorfosis de Ovidio: la ninfa

huye de Apolo y cuando éste va a cogerla, se convierte en laurel. Capta el

momento preciso en que comienza la metamorfosis

(movimiento en acto del Barroco). La obra se diseñó

para ser contemplada desde un único punto de vista.

El conjunto tiene una composición dinámica, helicoidal

y abierta. El valor principal de esta pieza reside en la

habilidad del artista, capaz de transformar un frío y

estático bloque de mármol en una imagen de gran

tensión y movimiento.

Bernini trabajó los mínimos detalles con precisión. Este

aspecto se traduce en una buena captación de la

expresividad de los rostros y en la magnífica

diferenciación de texturas a partir del mismo material:

ásperas para representar las rocas y el laurel que crece, y

Page 13: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

13

suaves y pulimentadas para reforzar la sensualidad de las anatomías de los dos

personajes.

Bernini trabajó el potencial dramático de la luz creando numerosas zonas de

claroscuros mediante estratégicas incisiones, como el ahuecamiento de los ojos.

También destaca el mayor grado de pulimentación del mármol en la anatomía de

los personajes.

Durante la Edad Media, el mito pagano fue interpretado como símbolo de

castidad.

b) Segunda etapa: A partir de 1640 su estilo barroco se desborda: busca los juegos

de luces y sombras, lo misterioso para la cual crea el marco escenográfico para sus

esculturas y las coloca en capillas oscuras, a veces con transparente. Realiza los

pliegues que serán característicos de sus obras, a cuchillo, con aristas muy vivas. Estos

pliegues se arremolinan en torno a los cuerpos.

Éxtasis de Santa Teresa: Realizado para la Capilla Cornaro en la Iglesia de

Santa Mª de la Victoria de Roma. Es de mármol y se colocó en la parte central

de un altar. Representa a Santa Teresa en pleno arrebato místico, descrito por la

propia santa: un ángel se le aparece en sueños y le traspasa el corazón con una

flecha; la santa siente un gozo profundo mezclado con dolor. La representa

desfallecida y suspendida sobre un banco de nubes mientras el ángel se dispone

a lanzar el dardo del amor divino.

Muestra el theatrum sacrum, el espacio adquiere un carácter escenográfico en el

que se acoge un espectáculo sagrado a medio camino entre lo espiritual y lo

terrenal.

La composición es en aspa y es toda una puesta en escena

que introduce al espectador en una atmósfera ilusionista.

La luz incide sobre las figuras a través de un transparente

y hace que parezcan una aparición celestial. Los rostros

son muy expresivos y muestra el éxtasis a través de los

ojos semicerrados y vueltos hacia arriba, la boca

entreabierta, el desvanecimiento del cuerpo... Por su

parte, el ángel expresa una sonrisa.

La convulsión interna de la santa se plasma también en

los pliegues abundantes y expresivos de su hábito, con los

cuales el autor realiza un juego de volúmenes y

claroscuros que otorgan dinamismo a la escena.

La luz cenital situada en el proscenio ilumina de forma

natural el grupo escultórico, convirtiéndose en una luz

divina gracias a los rayos de bronce situados encima del

grupo.

En las paredes laterales se sitúan relieves marmóreos que

representan palcos en perspectiva donde se asoman los

miembros de la familia comitente.

Page 14: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

14

5.- LA PINTURA BARROCA

Italia es la cuna del Barroco, al igual que lo había sido durante el Renacimiento y

Manierismo. Allí aparece este estilo que después evolucionará y será interpretado de

distinto modo en cada país. Este movimiento artístico rápidamente se extendió por

muchos países europeos, adaptándose a las peculiaridades de cada estado; así, aparecerá

un barroco católico muy ligado al mundo de la Contrarreforma en España y Flandes o

un arte burgués propio de países protestantes como Holanda, en el que los temas

religiosos carecen de importancia. En el campo pictórico, se generalizarán algunas de

las innovaciones iniciadas en el manierismo como la importancia que adquiere la luz y

el color, la captación de los efectos atmosféricos, la pintura sobre lienzo, las

composiciones cada vez más complejas y el alejamiento de la armonía renacentista.

5.1.- Características generales de la pintura

La pintura barroca no se orienta a la búsqueda de la belleza formal sino que está

al servicio de las ideas autoritarias, exaltando el poder de una élite tanto en el

aspecto político -a las monarquías absolutistas- como en el religioso, al apoyar a

la Contrarreforma y a las ideas del papado. Muchas veces une el carácter

propagandístico al didáctico ya que pretendía enseñar el dogma o las virtudes del

monarca. Se generalizan las obras grandiosas, de gran formato, tanto en lienzo

como al fresco formando series iconográficas para decorar palacios, claustros,

iglesias,…

Triunfo del naturalismo realista: se aparta de los tipos idealizados del

Renacimiento y busca la veracidad. Para ello emplea en las escenas:

o Personajes populares, tratados con gran realismo (La pintura será un

espejo del público de la época que se identificaba con la escena y, por

tanto, se sentía atraído por la idea que se deseaba transmitir).

o Temas macabros, cruentos, crueles,…con un exacerbado realismo.

o Objetos secundarios y cotidianos en los que se capta la calidad, los

brillos,... Son frecuentes los cacharros, recipientes, naturalezas muertas,

jarrones…

La luz: es una de las grandes preocupaciones de los barrocos y la emplean para

crear sensaciones diversas:

o Generalmente trata de crear misterio reforzando el aspecto sobrenatural

del tema que pretende envolver al espectador. Para ello recurren al

tenebrismo, típico de la pintura europea e italiana a lo largo de la

primera mitad del siglo XVII. Se utiliza una luz muy intensa que surge

desde un punto de vista alto y lateral e ilumina violentamente a las

figuras que están en penumbra y sobre un fondo oscuro. Esto crea un

fuerte claroscuro. Se acentúa el misterio al colocar muchas de estas obras

en capillas oscuras.

o Otras veces se buscan efectos contrarios y tratan de sugerir la idea de

triunfo, tanto religioso como político. Para ello recurrir a luces brillantes

e intensas, cuyo origen está en la pintura veneciana y es captada por

Page 15: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

15

primera vez por Rubens y se extiende en la segunda mitad del siglo

XVII. En este momento la Iglesia se siente triunfante sobre la herejía y

de ahí que encarguen cielos abiertos en los que se representan glorias

triunfantes.

El movimiento: representan el momento preciso en el que se está realizando

dicho movimiento, evitando las composiciones estáticas del Renacimiento. Para

ello recurren a:

o La asimetría: crea desequilibrio y por tanto movimiento.

o La diagonal como sistema compositivo. Es la composición predilecta de

los pintores y escultores barrocos.

o Se potencia el giro violento creando un movimiento brusco desde el

primer plano hacia el fondo.

El color: en el Renacimiento predominaba el dibujo sobre el color, siempre

sometido a la línea. Esto se rompe en la pintura de la Escuela Veneciana del

siglo XVI en donde el color se disuelve sobre la tela directamente y fusiona las

figuras con el ambiente, con la atmósfera.

Perspectiva aérea: a medida que los objetos se alejan se hacen no sólo más

pequeños sino que pierden nitidez, se hacen más borrosos y el aire disuelve los

contornos. La pincelada es suelta. Destaca Rubens pero, sobre todo, Velázquez.

Para aumentar el efecto de profundidad, se suelen colocar escorzos y figuras de

espaldas en primer término y generalmente agachadas que además introducen al

espectador en la escena. A veces incluso quedan cortadas por el marco,

indicando que no caben en el lienzo y que la realidad continúa más allá del

marco.

Temas:

o Religiosos: exalta el dogma fijado por Trento: la Inmaculada, la

exaltación de los sacramentos y las vidas de santos. Hay un auge de los

temas místicos, con efectos teatrales que crean atmósferas

sobrenaturales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII. Fue

característico de los países católicos.

o Profanos: los temas mitológicos o el desnudo se dan más en Flandes o

Francia pero también hay ejemplos en Italia. Se emplea la pintura de

género: banquetes, temas populares, bodegones...

o Retrato: Son en tres cuartos o de frente, pero nunca de perfil; tratan de

captar la psicología del representado.

6.- LA PINTURA BARROCA ITALIANA

La pintura barroca se inicia en Italia, aunque las corrientes son diversas:

La tendencia tenebrista, que realiza una pintura realista que recoge de la

naturaleza incluso la fealdad. A esta última pertenece Caravaggio.

La tendencia clasicista que defiende la vuelta a los modelos clásicos y a la

pintura al estilo de Rafael.

Page 16: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

16

La tendencia ilusionista, caracterizada por los trampantojos.

6.1.- La tendencia tenebrista de la primera mitad del s. XVII: Caravaggio (1571-1610)

La pintura de Caravaggio está asociada a la Contrarreforma. Busca acercar al

creyente a los preceptos católicos y por eso sus temas religiosos son interpretados como

cotidianos y las figuras evangélicas como tipos de la calle. Fue un personaje con una

vida muy azarosa y de naturaleza violenta. Mató a un hombre y esto le obligó a

abandonar Roma y a pasar los últimos años de su vida huyendo de la justicia.

Representa la primera ruptura frente a la idealización renacentista y a la fuerte carga

intelectual de la pintura manierista (que había tenido un contenido simbólico muy

complejo sólo asequible para unas élites intelectuales).

a) Características:

Tienen un gran realismo: tanto para los cuadros religiosos como para los

mitológicos emplea tipos populares, callejeros, sin la más mínima

idealización: Ángeles o Cupidos como golfillos de la calle; héroes o santos

como mendigos; la Virgen como una mujer cualquiera... La Contrarreforma

lo aceptó muy bien pues era una pintura muy cercana al pueblo, en la que

ellos mismos se reconocían. A veces el tratamiento de los temas llega a la

vulgaridad. Por eso, algunas obras de Caravaggio fueron rechazadas como

irrespetuosas.

El tenebrismo: Es un estilo que introduce Caravaggio (por eso se le conoce

también como caravaggismo) pero que tendrá una gran fortuna y que se

perpetuará a lo largo de las primeras décadas del siglo XVII. Consiste en

crear dentro del cuadro violentos contrastes de luces y sombras. Para ello, la

escena se representa en medio de la oscuridad, con un fondo negro, y se

ilumina violentamente con un foco de luz exterior al cuadro y que se dirige

hacia los personajes u objetos más destacados. El foco de luz suele proceder

del ángulo superior izquierdo del cuadro. Este tipo de iluminación produce

los violentos contrastes de luces y sombras típicos del tenebrismo. El dibujo

generalmente está perfectamente definido. Con ello da dramatismo y

misterio a sus cuadros.

Temas de sus cuadros: pintó todo tipo de cuadros: mitológicos, bodegones

(Canasto de frutas), cotidianos (escenas de taberna, jugadores, músicos....)

aunque siempre con tipos populares. Sin embargo, el que más trató fue el

religioso.

Preocupación por los objetos cotidianos: dentro de sus cuadros cobra

importancia el trabajo de las naturalezas muertas, objetos secundarios que

aparecen en la obra pero que trabaja con gran detallismo. Esta característica

es común a casi todos los pintores barrocos.

Escasa preocupación por la perspectiva: no busca dar a sus cuadros una

gran profundidad ya que la escena tiene siempre un fondo negro, sino que se

centra sobre todo en las figuras. Tampoco introduce referencias al paisaje.

Page 17: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

17

b) Trascendencia de su estilo Tuvo un gran éxito entre los artistas jóvenes tanto

italianos como flamencos, holandeses y franceses que llegaban a Roma. Uno de sus

seguidores fue el español José de Ribera que se estableció siendo muy joven en Nápoles

donde conoció y aprendió este estilo que mantendrá a lo largo de toda su vida. Incluso

Velázquez en sus primeras obras emplea el tenebrismo.

c) Obras:

Vocación de San Mateo: óleo sobre lienzo. El cuadro representa el momento en

que Cristo, acompañado de San Pedro, entra en la sala en la que San Mateo,

recaudador de impuestos romano, está contando el dinero y le llama a seguirle.

En ese instante, sorprendido e incrédulo,

señala hacia sí mismo. Es, por tanto, un

cuadro religioso aunque a simple vista el

espectador capta una escena costumbrista,

de taberna: una mesa de juego alrededor

de la cual están sentados una serie de

personajes vestidos a la usanza de la

época. Expresa muy bien el gusto de la

Europa católica por los temas religiosos

tratados como cuadros de costumbres. El

pintor no se ajusta al texto bíblico, elimina

lo sagrado y hace una representación

vulgar ya que la escena se desarrolla en un

tugurio y entre jugadores de azar, y

convierte a los santos en personajes de la

calle, haciendo fácilmente entendible el

mensaje religioso a la gente sencilla. Capta el momento exacto de la llamada y la

conversión, rasgo muy característico del barroco.

La composición es estática, con predominio de horizontales y verticales. Los

dos grupos de figuras- sentados y de pie- se enlazan mediante el brazo estirado

de Cristo y el gesto de San Mateo. A diferencia de otros pintores barrocos (muy

preocupados por las diagonales y los giros), Caravaggio hace un cuadro sobrio,

de pocos personajes, pero esenciales.

Los colores son muy sobrios, ya que lo esencial es la luz, y predomina el dibujo

preciso y la pincelada lisa y cuidada, el contorno de las figuras queda

perfectamente definido. La luz es el elemento esencial de la obra. No es una luz

uniforme, sino fuertemente contrastada, es decir, una luz tenebrista, que

procede de un foco exterior al cuadro y desde el ángulo derecho, ilumina

violentamente unas zonas (los rostros de los personajes), dejando otras en

penumbra (la parte inferior, donde desaparecen prácticamente los pies). Con ello

consigue resaltar los rostros y los atuendos y relacionar la figura de Cristo con la

de San Mateo. Esta luz, que atraviesa en diagonal la escena contribuye a atenuar

Page 18: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

18

el estatismo. Los fuertes contrastes de luces y sombras crean sensación de

volumen.

La perspectiva carece de importancia, ya que los personajes se sitúan sobre un

fondo oscuro, prácticamente negro y elimina los planos intermedios. Sin

embargo, cuando llegue el Barroco Pleno, los cuadros de pintores como Rubens

destacarán por el trabajo de la perspectiva aérea.

La obra es naturalista y realista, alejándose de cualquier idealización,

recurriendo a tipos vulgares, que conocía de los bajos fondos de Roma. Los

personajes visten a la moda de la época excepto las dos figuras evangélicas (un

apóstol y Cristo). Muestra la brutalidad de la banca privada y la vulgaridad de

los personajes. El gusto por el detalle se percibe en las telas de los trajes de los

pajes, las plumas, el pomo de la espada del personaje que está de espaldas (esto

es un recurso para introducir al espectador en la obra).

La iglesia, que en un principio consideraba irreverente este tipo de

representaciones, acabó por aceptarlas debido al éxito que tenían entre el pueblo

y tuvo que reconocer su carácter didáctico.

Conversión de San Pablo: Su composición es novedosa y evita lo espectacular

(todos los pintores solían pintar tormentas que asustaban al caballo de San

Pablo). El caballo destaca por su gran naturalismo y tiene un escorzo violento

que da profundidad al cuadro e introduce al espectador en la escena).

La muerte de la Virgen: óleo sobre lienzo. Utiliza como modelo para la figura

de la Virgen a una mujer (prostituta) ahogada en el Tíber. Sólo un ligero halo

sobre la cabeza, casi imperceptible nos indica que es una figura sagrada,

destacando sobre todo los rasgos del cadáver. Los apóstoles y

la Magdalena lloran alrededor de la difunta, centrándose en el

drama de la muerte de un ser querido, sin ningún signo que

haga referencia a la resurrección de la Virgen. El cuadro no

gustó nada y no se llegó a colocar en el altar para el que fue

encargado por la falta de decoro (una prostituta es el modelo de

la virgen).

El lienzo se divide en dos partes: la parte superior está ocupada

por un cortinaje rojo como telón de teatro y función de evitar

cualquier insinuación de otro espacio que distraiga de la acción

representada y el resto del cuadro donde se representa el

drama de la muerte de la Virgen.

La composición se genera por una gran diagonal que transcurre

desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha

generada tanto por los personajes como por el rayo de luz que

atraviesa la estancia.

Aunque la línea marca claramente los contornos de las figuras,

recortándolas con nitidez del fondo, el color tiene gran importancia en la obra.

La abundancia de cálidos saturados (marrones, amarillentos y rojizos) pretenden

dar una mayor emocionalidad a la escena, saturando los sentidos del espectador,

rompiendo el equilibrio clásico entre fríos y cálidos

Page 19: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

19

La luz es fundamental en la obra. Bautizada como tenebrismo, se trata de una

luz expresiva, cálida y dirigida que tiene varias funciones: dirigir la mirada del

espectador como ya vimos en la composición, eliminar el fondo (y con ello todo

lo accesorio que rompa el clima emocional de la escena) y dotarla de una mayor

tragedia e intensidad.

El espacio se recrea de una forma poco habitual. Al no poderse utilizar la

tradicional perspectiva, debido al citado tenebrismo, Caravaggio (en vez de

alejar la escena) la proyecta hacia el espectador con apóstoles cada vez más

cercanos según avanzamos por el cuadro que avanza al espectador por el doble

escorzo de María (pies en diagonal y brazo). Por otra parte, y como es típico de

su obra, el cortinaje y María Magdalena son recursos (casi teatrales) para separar

al espectador de la Virgen.

6.2.- La tendencia clasicista: Annibale Carracci

Es contemporánea al tenebrismo pero el Barroco clasicista se opone al naturalismo

de Caravaggio. Se parte de la representación de la realidad para luego embellecerla e

idealizarla. Se usan algunos elementos de artistas renacentistas como Miguel Ángel,

Giorgione o Rafael. El principal representante del clasicismo es Annibale Carracci que,

en su época, estuvo considerado al mismo nivel que Rafael o Miguel Ángel.

Junto con otros miembros de su familia abrió en Bolonia la primera academia de

arte, en la que se formaron numerosos pintores italianos. Su objetivo fue acabar con el

Manierismo y buscar la inspiración en la realidad, pero idealizándola hasta alcanzar la

perfección. Por eso marcaron la transición del último manierismo al primer barroco.

Consiguieron una enorme fama y acapararon muchísimos encargos por lo que se

trasladó a Roma para trabajar para el cardenal Farnesio.

a) Características:

El eclecticismo: integró las aportaciones de los grandes maestros. Quería

reunir lo bueno de cada uno de los artistas del siglo XVI:

o La terribilitá y la fuerza muscular de las anatomías de Miguel

Ángel.

o El dibujo, el equilibrio y las composiciones simétricas de Rafael.

o El color y el desnudo sensual de Tiziano y de la escuela veneciana.

El protagonismo de la línea frente al color.

Utilizaba una luz uniforme, rechazando contrastes y estridencias, como

corresponde a una pintura poco interesada por la expresividad.

Grandiosidad incorporando el estudio de la naturaleza y de la Antigüedad

clásica, pero con un gusto por lo decorativo típico del Barroco.

Combinó la pintura de arquitectura ilusionista con sus efectos de

trampantojos (cariátides, atlantes…) con los que fingía la ampliación del

espacio, con otra que simulaba cuadros de caballete enmarcados y

trasladados al techo.

Page 20: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

20

b) Obras:

Las más importantes están en el Palacio Farnesio de Roma. El cardenal Farnesio le

encargó la decoración de su palacio. Pintó un pequeño estudio y los frescos de las

paredes y la bóveda de la Gran Galería donde representó El triunfo de Baco y

Ariadna.

Es una sala rectangular cuyos muros y bóvedas aparecen divididos en recuadros en

los que se insertan los temas mitológicos separados por figuras y medallones realizados

en grisalla, que recuerda a la Capilla Sixtina. En el centro de la bóveda representa el

tema mitológico del triunfo de Baco quien, sentado en el trono en compañía de Ariadna

y rodeado de amorcillos, trae la felicidad a la Tierra. El tema mitológico es el pretexto

para realizar una pintura sensual y voluptuosa, llena de alegría que precedió a lo que

hará Rubens. Se convirtió en el modelo de decoración palaciega que se generalizó hasta

el siglo XIX.

Carracci estructura la composición en dos grupos. En el de la izquierda se

representa a Baco y Ariadna conduciendo carros de oro y plata tirados por leopardos y

chivos blancos; mientras que en el lado derecho, precediendo al cortejo, un sileno ebrio

cabalga sobre su jumento. Ambas partes se unen en el centro de la composición por una

bacante y un fauno que danzan en posición de contrapposto. Un séquito de sátiros,

bacantes y puttis transmiten el ritmo dinámico de la escena; y en las esquinas inferiores

y en primer plano, las figuras de Venus y un sátiro en posición reclinada proporcionan

la ilusión de profundidad espacial. Las anatomías son rotundas, miguelangelescas.

Siguiendo la tradición del Renacimiento, Carracci emplea el sistema de quadri

riportati con un marco de estuco fingido y reactiva la vitalidad de la pintura al fresco

planteada por Miguel Ángel.

La presencia del dibujo a la hora de delimitar las figuras, la luz uniforme, el

colorido vivo (predominan los fríos y, por lo tanto, la sensación de alejamiento del

espectador) y el interés por el paisaje son características propias de la tendencia

clasicista del Barroco iniciada por este artista.

Page 21: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

21

6.3.- La tendencia decorativa o ilusionista: Gaulli

Se trata de pinturas murales al fresco que se realizan para decorar las cubiertas de

las grandes iglesias y palacios del barroco. Utilizan pinturas que amplían ilusoriamente

el espacio.

Es un tipo de decoración que buscaba sorprender e impresionar al espectador

simulando que los techos y muros se desvanecen para mostrar el mundo celestial, lleno

de figuras y dinamismo. Así la pintura se convierte en un medio de propaganda para

ensalzar la ideología de la aristocracia y, sobre todo los dogmas contrarreformistas de la

Iglesia Católica. Consiguieron los efectos de trampantojo más espectaculares de la

pintura barroca, llenos de dinamismo, luz y color. El dominio de la perspectiva muestra

un espacio ficticio, ilusionista y teatral.

En esta corriente se sitúa la decoración de la bóveda de la Iglesia del Gesú en

Roma, obra de Gaulli (conocido como Il Baciccio). En la bóveda de cañón representó El

triunfo del nombre de Jesús. La obra puede ser dividida en tres franjas compositivas.

La parte superior está formada por un círculo de ángeles que rodean el halo de luz

proveniente del monograma de Cristo. En la franja central, una curva compositiva

agrupa las diversas figuras que adoran el nombre de Jesús, extendiéndose desde el lado

izquierdo, donde se sitúan los Reyes

Magos, al centro y lado derecho, con

múltiples santos y vírgenes orantes,

arrodillados encima de las nubes. En la

franja inferior el nombre de Jesús expulsa

las alegorías de los vicios y los pecados

capitales. El ilusionismo óptico que crea el

estuco pintado consigue la fusión del

espacio pictórico con el espacio real,

rompiendo el marco del techo y

desbordándose hacia el interior de la

iglesia a través de las nubes y las figuras

que se precipitan del cielo.

La perspectiva di sotto in su, con una

mirada de abajo arriba, y los movimientos

de los personajes imprimen gran

dinamismo y teatralidad a la escena.

El mensaje bíblico de adoración al símbolo de Cristo se inspira en la Carta de San

Pablo a los filisteos. La visión de la apertura de los cielos demuestra la glorificación de

la Iglesia Triunfante la proclamación de la doctrina de la fe frente a la herejía,

convirtiéndose así en un emblema del espíritu de la Contrarreforma.

Page 22: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

22

7.- LA PINTURA BARROCA EN LOS PAÍSES BAJOS

La pintura de los Países Bajos es uno de los ejemplos más claros de la influencia de

los factores sociales, políticos y religiosos en el arte. Durante la Edad Media y al

comienzo del Renacimiento, Flandes y Holanda tuvieron una cultura común. Sin

embargo, a finales del siglo XVI, las provincias del Norte de los Países Bajos se

independizan de las del Sur y sus derroteros tanto políticos como religiosos serán

diferentes. Surge así una zona católica, aristocrática y monárquica bajo el dominio

español: Flandes (en la parte Sur), mientras la otra, Holanda (en la parte Norte), será

protestante, democrática y burguesa. Todo ello produjo una separación total de los

ideales artísticos que se refleja en la pintura tanto en los temas elegidos como en la

forma de tratarlos, e incluso en las dimensiones de los cuadros.

7.1.- La pintura barroca flamenca

a) Características generales:

Bélgica continuó vinculada a la monarquía española, aunque Isabel Clara Eugenia

(era la hija de Felipe II a la que éste había cedido el gobierno de la zona) y su marido

gobernaban el territorio con un alto grado de autonomía frente a la corona española.

Además, el mantenimiento del Catolicismo supuso el desarrollo de un arte religioso,

inexistente en Holanda. Algunas de sus características son:

Se pintan grandes lienzos ya que los mecenas son la Iglesia contrarreformista

y la Corte.

Temas:

o Vidas de santos y representaciones de los sacramentos, que eran

rechazados por los protestantes. Muestran a la Iglesia triunfante.

o La monarquía y la aristocracia reclaman los asuntos mitológicos con

un contenido naturalista y sensual; en otras ocasiones los populares,

aunque siempre huyen de cualquier crítica social. Los cortesanos ven

el aspecto gracioso de dichos temas.

o Bodegones: flores, caza y banquetes. A veces se unen al tema

popular.

o Retratos: son muy solemnes y aparatosos, dando una idea, ante todo,

de la elevada posición social del retratado.

Desde el punto de vista estético, esta pintura es una síntesis peculiar entre

aspectos flamencos (temas populares, riqueza de detalles...) e italianos

(sobre todo venecianos: pincelada suelta, color dorado, captación atmosférica,

sensualidad...) El centro artístico más importante es Amberes aunque también

son importantes las ciudades de Brujas y Bruselas. Es en Amberes donde se

asentará uno de los grandes pintores barrocos flamencos: Rubens.

Page 23: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

23

b) Pedro Pablo Rubens: 1577-1640.

BIOGRAFÍA: A los diez años su familia se establece en Amberes y allí realiza

su formación con pintores manieristas de los que toma el interés por la pintura

italiana, pero también con Van Noort un pintor que seguía el estilo flamenco

cuando todos los demás copiaban los modelos italianos. En 1600 marcha a

Italia donde copia todo lo que ve, pero interesándose sobre todo por Tiziano,

Miguel Ángel, Leonardo... Allí permaneció durante ocho años. Cuando regresa

a Amberes alcanza el éxito, dinero y reconocimiento, trabajando para los altos

cargos del Estado y la Iglesia. Su cultura le convirtió en diplomático de su país,

lo cual le permitió venir a España (en este viaje conoce a Velázquez, todavía

joven y al que aconseja que viaje a Italia para conocer a los grandes maestros,

confiando en que abandonara de esta manera el tenebrismo imperante en la

pintura española). Muere en 1640 repentinamente pero su obra ejerció una gran

influencia sobre la pintura europea posterior. Estuvo dotado de una capacidad

excepcional de trabajo. Realizó lienzos de grandes dimensiones y además muy

numerosos (unos 3.000 cuadros ya que contó con colaboradores de gran

calidad. Él dibujaba las composiciones y preparaba los bocetos coloreados que

después realizaban sus discípulos, pasando la obra por los especialistas en

arquitecturas, paisajes, animales, flores... Él hace el retoque final). Fue el

primer pintor en trabajar para sí mismo y por el mero placer de hacerlo, en un

momento en que todos trabajaban por encargo. Vivió como un gran señor, rico

y respetado, como reflejó en sus autorretratos. Rubens fue el pintor del área

católica, pero no sólo en Flandes sino también en toda la Europa de la

Contrarreforma.

Características de su obra:

Su pintura está cargada de dinamismo y movimiento, para lo cual

recurre a los escorzos, giros violentos y a las composiciones en

diagonal con figuras que parecen enroscarse y retorcerse.

Busca efectos teatrales: hay un gusto por la escenografía que lo toma

de la pintura veneciana.

Representa un cuerpo humano muy característico: los cuerpos

masculinos son musculosos, con una clara influencia de Miguel

Ángel; sin embargo, los femeninos son cuerpos obesos, de piel

nacarada y aterciopelada. Son mujeres muy sensuales y este arte

penetra por los sentidos, en especial cuando los emplea en sus

cuadros mitológicos: Las Tres Gracias o El Juicio de París.

Emplea pinceladas muy sueltas, tomadas del mundo veneciano, así

como la luz dorada. Con todo ello pretende captar la perspectiva

atmosférica característica del Barroco, y en la cual destacó Rubens

junto con Velázquez.

La ejecución técnica de su obra es perfecta y plasma hasta los más

mínimos detalles (no hay que olvidar que ésta es una característica

de la pintura flamenca del siglo XV).

Page 24: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

24

Predomina el color sobre el dibujo, lo que la hacía fácil de entender

ya que entraba por los sentidos

Evolución: Sus primeras obras muestran la influencia manierista italiana y

los efectos atmosféricos venecianos aprendidos en su época de formación en

Italia y que se percibe en las obras que realiza en Amberes. A partir de

1628, su época de madurez, se alcanza el mayor barroquismo, que le ha

convertido en una de las grandes figuras de la Historia del Arte. El

dinamismo, la agitación e inestabilidad aumentan, así como los efectos

teatrales (para ello emplea tapices colgados). La pincelada se hace más

suelta, sobrepasando a la de los venecianos en la captación de la atmósfera.

Su pintura será triunfal tanto en los temas para la iglesia como para la

monarquía.

OBRAS:

La adoración de los Magos: óleo sobre lienzo. Fue pintado en 1609,

nada más regresar de Italia. Años después, en 1628, Rubens lo retocó y lo

amplió. Este lienzo, de grandes dimensiones, fue encargado por el

Ayuntamiento de Amberes para decorar las estancias en las que se iba a

firmar la Paz de los Doce Años en las Provincias Unidas. La alegoría de

los Reyes Magos se refiere a las ventajas

económicas que se obtendrían gracias a la paz. La

escena tiene lugar de noche, como se observa en el

cielo del segundo plano. Sin embargo la

luminosidad es clara y el foco surge desde la figura

del niño Jesús, que irradia la luz que incide al resto

de los personajes. La grandiosidad de la obra se

observa en la multitud de personajes, cuya posición

permite trazar una diagonal desde la esquina

superior derecha que confluye en la figura del niño,

punto central de la obra. Es una composición llena

de movimiento y dinamismo, donde cada uno de los personajes se estudia

de manera individual y en su conjunto, mostrando diferentes posturas y

planos. La organización general, la composición de las figuras y el

colorido es de clara influencia de Tiziano, pero matizado por el

claroscuro barroco. Como detalle curioso, hay que decir que cuando

Rubens retocó el cuadro, pintó su autorretrato detrás del caballo con una

espada y una cadena de oro como símbolos de su condición nobiliaria.

El jardín del Amor. Óleo sobre lienzo. Esta obra presenta una bucólica

escena cortesana en la que se reúnen personajes de apariencia real con

figuras mitológicas para celebrar una fiesta galante en un jardín idílico

barroco.

Rubens resuelve la composición a partir de la agrupación de sus

personajes en diferentes zonas del lienzo. En el extremo izquierdo de la

obra se prsenta la pareja protagonista empujada por un cupido hacia el

centro de la escena. El grupo forma una diagonal jerárquica que atraviesa

Page 25: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

25

la obra hasta la fuente de Venus. En el centro la pareja es acompañada

por un grupo de galantes con delicados gestos, posturas clásicas y ropajes

de gran riqueza y detallismo. Se resuelve la composición de este grupo a

través de una elipse que une las cabezas de las damas y que ofrece

dinamismo a la escena. Dos amorcillos continúan el movimiento espiral

de la composición hacia otro grupo de enamorados situados entre las

arcadas y las columnas del templete.

Rubens recupera elementos renacentistas para representar las esculturas,

a la vez que sitúa la escena en un pórtico manierista que evoca de manera

idealizada la casa del pintor en Amberes y que funciona como marco

arquitectónico de la obra, mientras que el paisaje idílico del fondo y la

calidez de las tonalidades acentúan el carácter relajado del cuadro.

La obra exalta el amor y la felicidad

conyugal, siguiendo una temática de

tradición medieval, por la que los

enamorados son representados en un

jardín que reúne mensajes morales sobre

su relación marital definidos en la

literatura cortesana. En este caso, parece

que el matrimonio del pintor con su

segunda esposa, Helena Fourment,

celebrado en 1630, podría ser el motivo

por el cual pintó la obra. Los amorcillos

portan símbolos del amor conyugal, como

coronas de flores, palomas y antorchas

encendidas. La fuente de las tres Gracias y la de Venus lactante aluden al

amor fecundo y a la felicidad marital. El pavo real alude a la diosa Juno,

protectora del matrimonio.

Las Tres Gracias: óleo sobre tabla. La pintó después de su matrimonio

con Helena Fourment, a la que retrató en la figura de la izquierda. Es un

tema mitológico que representa a las tres hijas de Zeus (Aglae, Eufrosime

y Talía) que vivían en el Olimpo y destacaban por su belleza y armonía

espiritual; se las relacionaba con acontecimientos buenos y con las artes.

Inspirado en los modelos de la Antigüedad clásica, Rubens mantiene una

composición tradicional y presenta a las tres Gracias formando un

círculo. Sobre sus cabezas aparece una frondosa guirnalda de flores y un

putto que vierte agua con un cuerno de la abundancia. Al fondo, un

paisaje idílico –característico de la pintura flamenca– acentúa la belleza

del conjunto.

Las tres mujeres están conectadas físicamente por los brazos y por el fino

velo que las envuelve, así como están vinculadas a través de la mirada,

detalle que refuerza la unidad del grupo.

Otro aspecto relevante es el dinamismo que consigue la escena, gracias a

la interacción que muestran los personajes entre sí, a su movimiento

Page 26: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

26

corporal –con un pie retrasado a la espera de iniciar la danza– y al

predominio de la línea curva en sus siluetas. Este último aspecto ayuda al

pintor a reforzar la sensualidad de la escena, complementándola con el

tenue foco lumínico que envuelve a las figuras, con un

juego armonioso de claroscuros que consigue resaltar la

blancura de sus cuerpos.

Emplea la perspectiva aérea, introduciendo el espacio

pictórico al colocar la escena en un paisaje abierto, lo que

le permite pintar árboles, ciervos, colinas, … que se

pierden en el fondo. Éste es borroso ya que el aire disuelve

los contornos de las figuras a medida que se alejan de

nuestro ojo. Para ello emplea manchas de color,

predominando el color frene al dibujo. Emplea una

pincelada suelta y rápida. El cuadro se llena de luz dorada

que recuerda la de Tiziano, cuya pintura Rubens conoció

en la colección real de España. De él toma también la

sensualidad y el gusto por la vida.

En la obra plasma su técnica a la perfección y es el

paradigma de belleza femenina de la época. Los tres

desnudos están llenos de sensualidad. Esta obra se ha

interpretado como una alegoría de la beatitud carnal, como una oración

religiosa de acción de gracias. La obra permaneció en la colección

privada del artista hasta su muerte, fecha en la que fue subastada y

adquirida por el representante de Felipe IV. Su sensualidad hizo que

fuera considerada pecaminosa y que no fuera expuesta públicamente.

7.2.- La pintura barroca holandesa

a) Contexto histórico

Holanda en el siglo XVII se constituye en un estado burgués y protestante que

experimenta un resurgir económico extraordinario, basado en sus posesiones coloniales

y el comercio marítimo, y del que es protagonista la burguesía capitalista. Los artistas,

en vez de trabajar para mecenas o para las órdenes religiosas, como había ocurrido en

Flandes, abrieron tiendas en las que estaban sujetos a la moda y al gusto popular. Este

sistema de trabajo permitía una mayor libertad creativa, el artista no estaba

condicionado a los gustos del cliente pero hacía que su situación financiera fuese

inestable y explica los problemas económicos que sufrieron artistas de la talla de Hals o

Rembrandt. Gracias al gran desarrollo económico, la nueva clientela estuvo formada por

burgueses acomodados, artesanos y comerciantes que demandaban sobre todo cuadros

de pequeño tamaño y pintura de género doméstico (una creación típicamente

holandesa). Debido al auge de la vida urbana y de las instituciones políticas y sociales

dentro de las ciudades, cobraron gran importancia los retratos de instituciones, de gran

formato, pero tampoco eran suficientes para que los pintores pudieran sobrevivir.

Además, triunfa el calvinismo que eliminaba las imágenes y los cuadros de sus templos,

Page 27: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

27

privando a los artistas de una buena parte de sus ingresos. Por tanto, no hay un arte

religioso.

b) Características de la pintura

Pintura laica: es una pintura costumbrista que refleja el ideal de vida

burgués y en la que con frecuencia aparecen retratados. Los temas serán

variados: el bodegón, el paisaje, el cuadro de costumbres o el retrato tanto

individual como colectivo. En este sentido destaca el gran desarrollo de los

retratos de grupo o de corporaciones.

Realismo: representan la realidad más inmediata con un gran sentido común

y eliminan la ostentación de la pintura del barroco católico.

El caravaggismo tuvo un gran éxito, al menos en la primera mitad del siglo

XVII.

Son mayoritariamente cuadros de pequeño formato destinados a los

interiores burgueses, con composiciones sencillas, menos movidas, aunque

a veces aparecen también las diagonales.

Es una pintura de pinceladas sueltas en la que el dibujo pierde

progresivamente su importancia.

c) Rembrandt van Rijn

BIOGRAFÍA: Siendo joven estudia con pintores muy influidos por el

tenebrismo en su ciudad natal. Luego se traslada a Amsterdam alcanzando

un gran prestigio y se enriquece. A diferencia de Rubens, no viajó a Italia ni

a casi ningún sitio, tampoco le interesó la Antigüedad clásica, pero, sin

embargo, sí le interesó la utilización de la luz desarrollada por Caravaggio y

supo admirar su valor. Se casó en dos ocasiones, con Saskia y con una

sirvienta, Hendrickje, con la que tuvo un hijo. Los tres murieron lo que hace

que se sumerja, hasta su muerte, en una profunda crisis, a la que se une su

quiebra económica.

CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA:

o Cultivó todos los géneros: el religioso, el paisaje, el bodegón... Fue

grabador, retratista y pintó escenas mitológicas y clásicas (En ellas

se muestra un desprecio irónico hacia estos temas. Se pierde la

sensualidad de Rubens y se gana en misterio). Como retratista fue

considerado como uno de los mejores del siglo. Nos ha dejado

innumerables autorretratos, desde su juventud hasta su vejez.

También hizo cuadros de grupo, llenos de misterio y dramatismo.

Algunas de sus obras más conocidas son precisamente retratos de

grupo.

o Estilo: parte del tenebrismo pero, aunque le gustan los contrastes de

luz y de sombra, el límite entre ambas no es nunca tajante como en

Caravaggio, sino que crea unas penumbras misteriosas y doradas

Page 28: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

28

que caracterizan su obra. En general, no sólo las figuras quedan

iluminadas, sino también el ambiente en que se insertan.

o Suele emplear una pincelada muy suelta y empastada que a veces

aplica incluso con espátula. De esta forma, el cuadro adquiere un

cierto relieve, como la escultura, e incita al espectador a tocar el

cuadro. Sin embargo, los colores son muy sobrios.

OBRAS:

La Ronda de Noche. Es un retrato de grupo o corporativo,

característico de la escuela holandesa del siglo XVII, surgido de la

costumbre de las distintas corporaciones de retratarse en pinturas

que quedaban expuestas en sus sedes sociales. Representa a la

compañía de arcabuceros del capitán Cocq, que inicia su ronda a la

salida de una callejuela.

Rembrandt introduce innovaciones en este

género y no todos los retratados tienen la

misma importancia en la composición, como

era habitual, ya que el encargo se pagaba entre

los representados a partes iguales: mientras el

capitán y el lugarteniente de la Compañía

ocupan claramente el centro, los demás

quedan en un segundo plano y algunos

desaparecen en la penumbra. Por este motivo

la obra no gustó a los que hicieron el encargo.

Además, mezcla el grupo con una escena

callejera que nada tenían que ver con el

encargo: un enano, un perro que ladra, la niña

con un gallo blanco... Este último es el

símbolo de la Compañía.

Utiliza como técnica el óleo sobre lienzo, aunque modifica el

formato habitual de la obra, casi cuadrada, en vez de ser más ancha

que alta. Aplicará el óleo con pinceladas muy empastadas, densas, y

sueltas, con un claro predominio del color frente al dibujo, aunque

emplee una paleta muy reducida de colores (negros y ocres). La

composición es libre, desordenada, ya que pinta a los personajes en

el momento en que se están preparando para iniciar la ronda,

colocando a cada figura en movimiento en un plano diferente,

captando el instante. Sin embargo, el predominio de las verticales

produce un cierto estatismo. Pero en realidad la verdadera

protagonista de la obra es la luz. Hay un fuerte claroscuro, muy

tenebrista con una clara influencia de Caravaggio, que ilumina

violentamente unas zonas quedando otras en la penumbra. Sin

embargo, no es una escena nocturna, a pesar del nombre con el que

se conoce la obra; en realidad la oscuridad se debe a las sucesivas

capas de barniz que se fueron aplicando posteriormente y que

Page 29: El arte BARROCO - WordPress.com

EL ARTE BARROCO

29

formaron una pátina oscura que ha acumulado suciedad. La luz en

este caso le permite resaltar aquellas partes que le interesan y crear

la atmósfera densa del cuadro (resalta al capitán Cocq y su

lugarteniente, a la niña, y a figuras en distintos planos que nos

obligan a completar el conjunto de la obra. Los rostros iluminados

son un perfecto estudio realista ya que era esencial que los

protagonistas, que pagaban la obra, se reconocieran.

La obra se pintó en 1642 y su destino era el hall del gremio de

arcabuceros pero cuando el edificio se derribó la obra se trasladó al

ayuntamiento de Amsterdam. Como no cabía por la puerta se cortó

en los laterales. Esta pintura marcó el final de la etapa de

reconocimiento social y aceptación del pintor. Su búsqueda de la luz

como elemento unificador del cuadro no fue entendida y fue

rechazado por los clientes y el público en general, muriendo en la

más absoluta miseria. Sus investigaciones en este terreno, sin

embargo, le convierten en el antecedente de la pintura del siglo XIX.

La Lección de Anatomía del doctor Tulp: óleo sobre lienzo. Se

trata de una lección pública que imparte este anatomista, del gremio

de los cirujanos de Amsterdam, a unos asistentes que no son ni

médicos ni alumnos pero que prestan una gran atención. El encargo

tenía la finalidad de dejar constancia de este hecho y se conoce la

identidad de los asistentes ya que hay uno de ellos que lleva un papel

con los nombres de los participantes. Además, los retratos son

individualizados, reforzando el realismo de la escena. Rembrandt

consigue representar en los rostros expresiones de sorpresa, de

entusiasmo y de atención. La expresión de

los rostros se acentúa por el contraste de

color que introduce el blanco de los cuellos.

La lección se desarrolla sobre el cadáver de

un ajusticiado, representado en escorzo, en

el que se concentra la luz. Este foco ilumina

el cadáver y deja en penumbra el resto de la

pintura (claroscuro). Rembrandt presenta a

las figuras apiñadas en forma piramidal en

torno al cadáver. El doctor levanta los

tendones con los fórceps y muestra cómo se

mueven los dedos.